Майк Джонстон — Если это вам не нужно, не беспокойтесь об этом
==============================================================
Художники — но давайте не будем зацикливаться на этом слове; скажем, люди, которые создают вещи, — __делают то, что им нужно делать, чтобы сделать то, что они хотят сделать__. Вы овладеваете тем, чем вам нужно овладеть.
Вам действительно нужно овладеть своим ремеслом. Но только теми его частями, которые относятся к вам. Нет необходимости осваивать всё. Одна из самых удручающих вещей в эпоху цифровых изображений заключается в том, что люди так много времени тратят на освоение мельчайших деталей фототехники. Какое это имеет значение? Никакого, за исключением случаев, когда это не так. Но с какой стати людям, например, так важно запоминать всю линейку продуктов той марки фотокамеры, которой они пользуются?
Мне всегда казалось странным, что обычные любители проявляют такой интерес к бизнес-проблемам производителей. Если вы специализируетесь на этом, потому что пишете об этом, или потому, потому что вы аналитик, это прекрасно, но какое это имеет отношение к созданию фотографий? У вас есть та техника, которая вам нужна? Тогда почему вас волнует баланс какой-то корпорации? Для чего вам изучать их маркетинговые стратегии? Это не имеет никакого отношения к созданию работ. Мне всё ещё кажется странным, что люди интересуются этим.
Но когда у вас есть потребность в чём-то, чтобы создать то, что вы хотите создать, вот тогда вы идете ва-банк. Вы овладеваете тем, что вам нужно. Что бы это ни было. Таким образом, в истории фотографии вполне возможно указать на многочисленных художников / фотографов / творцов, которые были одержимы овладением необходимыми им техниками ... и которые вообще мало что знали о других вещах. Несколько десятилетий назад я знал парня, который утверждал, что не знает, как пользоваться 35-миллиметровой камерой. Почему он так говорил? Потому что он снимал в формате 8х10 дюймов. Он мог бы рассказать вам всё о 8x10.
В связи с этим я думаю о Питере Джи, профессионале студийной рекламы, которому я помогал в течение полугода в 1980-х годах. Он рассказал мне историю о том, как друзья подошли к нему на каком-то общественном мероприятии и попросили показать им, как пользоваться вспышкой, которую они не могли понять. Он сказал им, что понятия не имеет — он никогда не снимал со вспышкой в виде горячего башмака, у него её не было, и он не знал, как она работает. Его друзья недоверчиво посмотрели на него и сказали: "Ты даже не знаешь, как пользоваться __вспышкой__? Мы думали, ты профессионал!"
Конечно, Питер знал, как пользоваться "вспышкой" — в студии у него было осветительное оборудование стоимостью 150000 долларов, в том числе электронные "стробоскопы" стоимостью 90000 долларов, как их называли повсеместно, хотя и неправильно, в то время — устройства pack-and-head, предки [чего-то подобного](https://www.bhphotovideo.com/c/product/399941-REG/Speedotron_405_CC_Digital_Studio.html), во много раз мощнее и гораздо универсальнее любой встроенной вспышки. Всё, что связано со студийным освещением, у него было избыточным. У него было около 60-ти [С-стоек](https://www.bhphotovideo.com/c/product/98090-REG/Matthews_B339758_Century_C_Stand_with.html), короткие, высокие, большие, маленькие. Со всем этим оборудованием он был абсолютным мастером. Он гордился тем, что мог осветить что угодно с помощью стробоскопов. На самом деле, ему даже не нравилось фотографировать __без__ стробоскопов — он почти всё делал с ними. Он не доверял естественному освещению. Однако, он действительно не шутил. Он понятия не имел, как пользоваться вспышками на камере. Я не могу вспомнить, была ли у него такая или нет, но я бы не удивился, если бы он действительно этого не знал, потому что они были дешёвыми. Он сказал, что они слишком сложны и что устройства размером с чемодан намного проще в использовании.
Так обстоит дело с большинством серьёзных людей. Вы делаете только то, что вам нужно, чтобы делать то, что вы хотите делать. Так что, да, вы глубоко погружаетесь в это. Но всё остальное? Вы изучите это, когда это вам понадобится. В противном случае, это необязательно.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
**Рик**: Работать тяжело, обсуждать оборудование легко. Большинству людей нравится всё лёгкое.
**Догман**: Одна из моих любимых цитат: "Вам не нужно всё это дерьмо, чтобы делать хорошие снимки".
**Томас Мак Канн**: Много лет назад был гитарист поп-музыки, которого я не буду называть. Он был волшебником игры на гитаре, абсолютным виртуозом. Его проблема заключалась в том, что он был настолько заинтересован в демонстрации своей виртуозности, что музыка, которую он играл, была ужасной. Я думаю, что люди, которые чрезмерно интересуются техническими деталями, упускают из виду свои цели.
#фото #фотография #цитаты
Майк Джонстон — Общие проблемы с цифровым чёрно-белым фото
=========================================================
Я люблю чёрно-белое фото — моя первая любовь, высочайшая преданность, величайшее удовольствие — но мне не нравится большая часть современных чёрно-белых снимков, которые я вижу.
Почему? Не потому, что они цифровые. С инструментами всё в порядке. Проблема просто в моде, стилях или условностях, которые укоренились и стали традиционными.
Ниже приведено краткое изложение моих проблем. Имейте в виду, что я говорю не о вас. Я говорю о цифровых изображениях, которые я вижу в Интернете, взятых в целом.
"Сажа и мел": термин Святого Анселя (hijai: Анселя Адамса). Любопытно, потому что он был знаменит не средними оттенками серого! Но, несмотря на эффектный внешний вид его отпечатков, он приложил немало усилий, чтобы смягчить контраст и добиться полной шкалы тонов в своих отпечатках. Слова "сажа и мел" относятся к тональной шкале, которая превращает слишком много светлых тонов в чистый белый, а слишком много тёмных — в чистый чёрный. Это можно использовать как личный стиль; например, Дайдо Морияма. Доведение до абсурда — это фотография, на которой нет почти ничего, кроме чёрного и белого. Хотя, даже это можно эффективно использовать, например, в самом известном снимке Билла Брандта. Однако, большинство цифровых фотографов, чьи работы я вижу, не имеют чёткого представления о тональном диапазоне и просто не знают, как и почему нужно добиваться детализации в самых тёмных и светлых тонах, где провести границу или какие эстетические впечатления они могут передать. Как правило, музыка тональности заключается в полутонах и в поиске нужного количества деталей в бликах и тенях.
Слишком резкие: чрезмерная резкость — типичный недостаток цифровых технологий в целом, и это выглядит ещё хуже в чёрно-белом фото. В результате получается острая, как бритва, резкость, придающая изображению едкий или кислый "вкус". (Если хотите.) Чёрно-белая пленка в некоторых проявителях имела эффект границы — светлые тона становились немного светлее вблизи тональной границы с тёмным тоном, а тёмные тона становились немного темнее вблизи тональной границы со светлым тоном. Это может придать отпечаткам с нежной тональностью даже своего рода трёхмерный эффект. Любопытно, что чрезмерная резкость в цифровом режиме приводит к "ореолу", который является своего рода дьявольской версией подобной вещи. Общее правило заключается в том, что резкость должна быть естественной, а не острой и колючей.
Пониженные полутона: это был эффект, который во времена плёнки вы могли получить с проявителем Agfa Rodinal. Разработчик сообщал, что он обеспечивает "остроту" (я мог бы получить больше остроты с помощью простого старого самодельного проявителя D-76 (ID-11): просто разбавьте его 1:3 и будет тот же Rodinal). Люди стремились к этому эффекту, по-видимому, никогда не замечая, что все их средние тона становятся пониженными по тональной шкале. То есть, без изменения остаются зоны 0 и 10, а то, что должно было отображаться как зона 6, отображается как зона 5, зона 5 как зона 4 и так далее.
Что ж, именно это происходит почти со всеми цифровыми преобразованиями. Не знаю почему, но все средние тона подавлены, что вызывает у меня ощущение депрессивного тёмного тумана.
Раздутый локальный контраст: обычно для этого есть "слайдер". В программе Nik Silver Efex 2 он называется "Структура". В Photoshop он известен под термином, пришедшим из плёночного фото — "Нерезкая маскировка"… В плёночные времена, когда вы использовали нерезкую маску, для этого требовалось специальное оборудование и около дня работы. Теперь на это уходит примерно пять секунд… плюс ещё доля секунды, чтобы переусердствовать, что и делает большинство людей, особенно чрезмерно озабоченных.
Всё вышесказанное: и если все четыре эти недостатка обнаруживаются в одном кадре — а это бывает слишком часто, — эффект подобен пытке для зрителя. Немедленно бегите прочь!
Стоит напомнить себе, что это не правила. Любой эффект может быть выразительным, если он применён преднамеренно, уместно, умело и со вкусом. Помните, однажды я был недоволен, что носы собак не в фокусе, чтобы пожаловаться на людей, которые рефлекторно используют слишком широкую диафрагму? Что ж, мне удалось найти пример этого ужасного эффекта, который восхитителен. На этом снимке размытое пятно только подчеркивает крайний блеск церемониальных туфель — и, по-моему, придаёт снимку оттенок головокружительного ощущения свадебного дня. Отлично сделано.
Но, по большей части, мне не нравится смотреть цифровые чёрно-белые фотографии. Как правило, они ужасны и не доставляет никакого удовольствия. Исключения в-основном подтверждают правило. Мой совет: цифровые технологии — это цветная среда, поэтому придерживайтесь цвета. Если только вы не знаете, что делаете.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
Кристофер Марк Перес: В конце 70-х — начале 80-х я был специалистом по чёрно-белой печати в Hollyweird и хорошо знаю, о чём вы говорите, но никогда по-настоящему не знал, как приблизиться к оригинальным эффектам с помощью цифровых технологий. Вы написали несколько очень хороших колонок о том, как улучшить цифровые чёрно-белые изображения. Я принял ваши мысли, идеи и примеры близко к сердцу и в результате стал намного счастливее от своей собственной работы в этой области. Спасибо.
***
Роберт Э.: Налицо порочный круг. Начинающие фотографы видят легендарные чёрно-белые работы только в виде сжатых файлов JPEG на веб-страницах, просматриваемых на некалиброванных экранах ноутбуков, и используют их в качестве образца для подражания. Существует также тенденция наших привычек к кратковременному вниманию — отдавать предпочтение графическому эффекту, а не нюансам, требующим неспешного рассматривания. Что тоже провоцируют плохие гаммы некалиброванных потребительских устройств.
Майк отвечает: Я согласен с тем, что вы говорите, за исключением того, что люди часто видят "легендарные чёрно-белые работы". Я подозреваю, что большинство видят просто множество случайных чёрно-белых работ на своих компьютерах. Некоторые хорошие, но большинство — нет. Люди имитируют то, чего видят больше, потому что предполагают — то, что они видят, является стандартом для приемлемой работы.
***
Шарон: Я соглашалась с вашим постом, пока вы не отказываетесь от цифровых чёрно-белых отпечатков. Они сложны, но не невозможны. Откровенно говоря, большинство фотографий, которые вы видите, убогие, как и большинство произведений искусства. Это не значит, что не стоит пытаться получить хорошую чёрно-белую пигментную печать. Этот процесс совершенствуется. Каждый отпечаток больше не зелёный или пурпурный — теперь чернила способны создавать более нейтральный отпечаток.
Майк отвечает: Да, я думаю, вы правы, и хотя я не часто это делаю, я беру свои слова обратно. Потому что, конечно, в цифровом B&W проделана хорошая и даже отличная работа, и я, конечно, не видел многого из того, что там есть, хотя я вижу больше, чем многие люди. В конце концов, название поста просто "Общие проблемы". Людям слишком легко думать, что я проклинаю их и выплёскиваю их детей вместе с водой из ванны, и это нехорошо и нечестно на сайте, который предназначен для поддержки фотографов всех уровней. Поэтому я прошу прощения.
***
Брайан Стюарт: Относительность изменилась. В эпоху кино мне было проще найти хорошее чёрно-белое изображение, чем хорошее цветное. У людей может быть иное мнение, но это мой опыт. Раньше я мог проявить и напечатать свой собственный чёрно-белый снимок. Сделать то же самое для цвета было почти невозможно, а поручить кому-то другому сделать это за меня было либо слишком дорого, либо приводило к низкому качеству. В эпоху цифровых технологий я обнаружил, что ситуация изменилась. Я могу очень легко сделать хороший цветной снимок сам, но хороший черно-бёлый сделать более сложно. У подавляющего большинства из нас нет монохромного датчика в камере, мы снимаем в цвете и затем преобразуем в чёрно-белое изображение. Вариантов такого преобразования слишком много. У нас гораздо больше контроля, и нам нужно научиться им управлять.
Майк отвечает: Я думаю, вы сказали лучше, чем я. Это "разворот", который вы описываете, очень ярко выражен, ИМХО.
***
Дэвид Л.: К сожалению, в Интернете и социальных сетях много ужасных чёрно-белых фотографий, как плёночных, так и цифровых, которые видят миллионы людей и которые вводят зрителей в заблуждение. А потом мы видим, как другие пытаются подражать этому ужасному материалу. Конечно, есть отличные примеры тщательно обработанных изображений с прекрасной тональностью. Но их меньшинство. Я сам, снимая на плёнку большого и среднего формата в течение десятилетий, зная их характеристики и сильные стороны, обычно могу так обработать файл цифровой фотографии, чтобы снимок выглядел достаточно хорошо. Но это гораздо больше, чем просто щелчок для создания монохромного изображения в программном обеспечении, это не быстро и не просто. Как и в любом деле, вы должны вкладываться в работу.
***
Джон Крумм: Я стал делать резкость меньше, по мере того, как становился старше и опытнее. С моей камерой Fujifilm я предпочитаю уровень резкости немного меньше, чем Adobe default, с добавленной маскировкой. Я также обычно применяю вариант "Кривой полутонов Майка Джонстона", которую вы показали нам в посте на эту же тему некоторое время назад. Я опредёленно ещё не совсем понимаю, что делаю, но я собираюсь придерживаться чёрно-белого фото, потому что это весело. Время от времени я получаю кадр, о котором думаю: "О, приятные полутона, больше удачи, чем мастерства, но я всё лучше распознаю, когда натыкаюсь на них". Кроме того, я повторяю это снова, мой Epson P800 чувствует себя фокусником. Мои отпечатки никогда не были такими лёгкими и приятными.
***
Роб Де Лоэ: Этот пост напоминает поговорку: "Мне хочется подраться — ты выбираешь тему".;)
Фотография, которую я делаю для себя, почти исключительно чёрно-белая, и в течение последних пяти лет вся она цифровая (с редкими отклонениями). Неудивительно, что у меня много мыслей по поводу того, что вы написали. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности, я хочу поделиться "мета" беспокойством по поводу вашего поста.
Я ожидаю разных вещей от разных носителей. Я не считаю полезным отвергать новый вариант, только потому, что он не является старым. В этом отношении использование эстетики аналогового чёрно-белого фото для оценки цифрового чёрно-белого фото кажется мне немного сомнительным. Цифровой чёрно-белой фотографии должно быть позволено иметь свою собственную эстетику.
Это не значит, что вы ошибаетесь в отношении эстетического выбора, который делают многие люди, работающие с цифровым чёрно-белым фото. Плохое есть плохое, независимо от носителя. Например, чрезмерная резкость всегда вредна, будь она чёрно-белая или цветная. Но для меня не имеет никакого смысла говорить, что цифровое чёрно-белое изображение "слишком резкое", потому что чёрно-белое изображение на пленке, как правило, менее чёткое из-за особенностей носителя.
Итог: совершенно нормально сказать "Я предпочитаю традиционный аналоговый чёрно-белый цвет, который уважает средние тона". Но это далеко от "В-целом цифровое чёрно-белое фото ужасно". Я предпочитаю внешний вид цветной печати Элиота Портера современной цифровой цветовой эстетике, но я могу смириться с тем фактом, что вкусы Элиота Портера и среда, которую он использовал, не являются универсальной основой.
***
Мартин Д: Согласен со всеми тремя критическими замечаниями, но не с вашим выводом. В наши дни я занимаюсь только цифровым и только чёрно-белым фото. Чрезмерный контраст, чрезмерная резкость, пониженные средние тона: я, безусловно, согласен с первыми двумя и, вероятно, с третьим тоже. Я совершаю эти преступления ежедневно и пытаюсь переделать себя в кого-то, кто, по крайней мере, не совершает их по неведению.
Чрезмерная резкость — наихудший преступник. Каким-то странным образом мы, можем сразу обнаружить это на фотографиях других людей, но только не в наших собственных работах. Я думаю, проблема не столько в природе цифрового изображения, сколько в психологии процесса цифрового редактирования. Чрезмерная резкость — это слабое место, неотъемлемо связанное с созданием цифровых чёрно-белых снимков. Ответ не в том, чтобы отказываться от чёрно-белого в цифре, а в том, чтобы развить зрелость восприятия, которая позволяет нам видеть в нашей собственной работе то, что наш нетренированный глаз может видеть только в работах других. Цифровые технологии всё ещё существуют сравнительно недавно, и нам может потребоваться несколько десятилетий, чтобы освоиться в новом визуальном мире. Давайте начнём прямо сейчас.
(Фотография моя — просто для привлечения внимания )))
А вот осенняя перспективочка. Все закупились хорошим чаем (кофе)? Он нам пригодится! 😉
#фото #фотография
**Марк Хобсон оспаривает совет Джонстона в своём блоге: "Если вы хотите выращивать яблоки, сажайте семена яблок, а не апельсиновые косточки"**
Вещи, как правило, сыплются на меня кучей, поэтому я на самом деле не удивлен, что после вчерашнего небольшого набега в мир советов и мудрости в области фотографии эта тема должна вернуться сегодня в ответ на дополнительные "советы", предлагаемые на сайте T.O.P. (The Online Photographer).
Под знаменем "Leica как учитель" Майк Джонстон заявляет:
__"… если какой-либо молодой или начинающий фотограф с настоящими амбициями, слышащий мой голос, хотел бы быстро и эффективно радикально улучшить свою фотографию, я предлагаю снимать только камерой Leica и одним объективом в течение года. Снимайте на один тип черно-белой плёнки… выберите объектив с одним фокусным расстоянием 50 мм, или 35 мм, или 28 мм… носите камеру с собой весь день, каждый день. Снимайте не менее двух плёнок в неделю. Четыре или шесть — это лучше… Чем больше времени вы потратите на съёмку, тем лучше… Я гарантирую, что по окончании года вы станете гораздо лучшим фотографом, чем были до начала."__
Затем Джонстон продолжает, давая советы по проверке, печати и многим другим вещам.
Теперь следует отметить, я полагаю, что мы с Джонстоном находимся где-то рядом по времени и на одной планете, и, с точки зрения истории фотографии, мы оба родом из одной далёкой точки на циферблате времени. Тем не менее, я могу только посочувствовать его довольно сентиментальному и романтическому, можно даже сказать, "ностальгическому" представлению о лучшем способе обучения:
__"… научит вас видеть фотографии так же хорошо, как три года в любой фотошколе, и целых десять или пятнадцать лет (или больше) проведённых в болтовне об оборудовании, его покупке и продаже, как обычно делают фотолюбители."__
Однако… Я нахожу, что этот маленький самородок мудрости больше похож на "самоварное золото", чем на реальную ценность. По-моему, это сродни высказыванию: "Если вы хотите научиться пользоваться компьютером, вам следует провести следующий год, используя только старую пишущую машинку Smith Corona (неэлектрическую) с бумагой и копиркой. Это улучшит ваше понимание того, как использовать слова".
На мой взгляд, в таком упражнении нет никакого смысла — во многом потому, что эта идея "старой школы" делает слишком большой акцент на подходе к снимкам, основанном на фототехнике, — на представлении о том, что оборудование может научить вас "видеть".
Искусство "видеть" находится в вашей голове, вашем сердце, вашей душе, а не в вашей камере.
Дэвид Херн (как и многие другие) заявлял, что:
__"… фотограф — это, прежде всего, выбор объекта съёмки. Как бы это ни оскорбляло склонных к искусству людей, история фотографии — это прежде всего история объекта. Итак, первое решение фотографа — это то, что фотографировать."__
Утверждение, с которым я полностью согласен. И, в дополнение к этой идее, также было заявлено, что как только человек решит, что хочет изобразить, он найдет или "изобретёт" средства для этого. Как писал американский художник и педагог Роберт Генри в своей замечательной книге "Дух искусства":
__"Сначала должен быть человек. Только потом техника."__
…или, с немного большей глубиной…
__"Техника, используемая мелкой индивидуальности будет всего лишь мелкой техникой… Как бы долго её ни изучали, она всё равно останется мелкой техникой; мерилом является человек. Величие искусства полностью зависит от величия индивидуальности художника, и от того же источника зависит способность овладеть техникой, достаточной для самовыражения… Техника, освоенная без цели, — это формула, которая при использовании лишает жизни любые идеи, к которым она применяется."__
В качестве способа научиться "видеть", я предлагаю вам прогулку по прошлому фотографии (и я думаю, что это отличная идея). Итак, проведите свой учебный год, рассматривая реальные снимки, сделанные мастерами прошлого. Но это путешествие должно быть дополнено значительным количеством времени, потраченным на то, чтобы посмотреть, что происходит в фотографии сейчас, чтобы иметь хорошо сбалансированное представление о её возможностях.
Учитывая всё вышесказанное, приведу практический пример: мой сын, Аарон, никогда не снимал на пленку и плёночной камерой. Несмотря на то, что я остро ощущал его художественные наклонности уже с очень раннего возраста, как я ни старался поощрять их, до появления цифровой фотографии он просто не интересовался созданием фотоснимков. Я думаю, что для него в этом было просто слишком много "хлопот", то есть всяких технических штучек.
Однако, когда он приобрёл свою первую в жизни камеру — дрянной восстановленный Olympus E-300 — менее трёх лет назад, он быстро научился "подбирать иглу" (в сентиментальной / романтической манере выражаться) для получения хорошей экспозиции и просто позволил камере делать всё остальное (сфокусироваться и т. д.).
Длинная история (по его меркам, хотя короткая для всех нас), если кратко — он провёл свою первую персональную выставку в галерее Нью-Йорка в течение первого года после того, как начал снимать, а в последующие 2 года провёл персональные выставки в Лос-Анджелесе, Лондоне и Нью-Йорке (ещё раз). Статьи о его творчестве появились во многих международных публикациях по искусству/фотографии и онлайн-фотожурналах. Его работы были замечеыа и о них написали на 20 разных языках по всей планете. Он был номинантом на премию "NY Photo Awards 2008" за лучшее изобразительное искусство / персональную серию, а также получил почётное упоминание в категориях "Изобразительное искусство" и "Более глубокая перспектива" на Международной премии в области фотографии 2008 года. У него есть представительства в галереях Сан-Франциско и Нью-Йорка. Его отпечатки приобретаются международными коллекционерами.
Среди множества похвал, "La Repubblica" — ведущая ежедневная газета Италии — заявила: "… это маленький шедевр техники и визуального письма, как и другие работы этого художника, который является одним из лучших талантов в Америке".
А дело вот в чём — Аарон просто начал снимать с помощью инструментов, которые у него были. Следуя совету Джонстона, он действительно сделал много снимков за короткий промежуток времени, в течение которого решал, что именно он хочет запечатлеть и как он это сделает. То, как это сделать, зависело в такой же степени от его навыков работы в цифровой фотолаборатории, как и от навыков работы с камерой, но, как бы вы на это ни смотрели, главное — он открывал и учился выражать своё внутреннее видение, человеческую индивидуальность, а использованная для этого техника просто, так сказать, "попадала под руку".
По моему мнению, у него было преимущество во всём этом, особенно в том, что касается внутреннего видения, потому что он действительно потратил много времени, когда был подростком, уделяя внимание моей большой коллекции фотокниг прошлых и нынешних мастеров фотографии. Также — я чрезвычайно счастлив и с удовольствием сообщаю — некоторые из моих работ сильно повлияли и вдохновили его на поиск того, что изображать — http://landscapist.squarespace.com/journal/2007/10/26/fyi-ya-learn-somethin-new-everyday.html (также смотрите здесь — http://ishotmyselftheydidtoo.blogspot.com/2009/04/panoramic-people.html и здесь — http://ishotmyselftheydidtoo.blogspot.com/2008/12/1988-panoramic.html).
Специально отмечу для толпы фанатов фототехники, что по сей день он все ещё фотографирует подержанным оборудованием — моими старыми Olympus E-500 и E-510. Причём он никогда не делал снимков ничем, кроме "китового" объектива, который прилагался к его первой камере.
Уверен, что если бы сама его жизнь зависела от того, чтобы сделать что-либо из этого с помощью навыков старинной фотографии, я бы давным-давно посещал его могилу (вместо выставок в галереях).
Итак, мой совет молодым / начинающим фотографам с настоящими амбициями — возьмите камеру, любую камеру и начните делать снимки, много снимков, всё время рассматривая множество снимков, сделанных другими (прошлыми и настоящими мастерами), а также долго и упорно думайте о "человеке внутри" и о том, как он соотносится с реальным миром — но определенно НЕ с миром фотографий.
Если в конце года вы всё ещё не знаете, что фотографировать — или не имеете хотя бы некоторого представления об этом, — возможно, вам стоит подумать о том, чтобы заняться бальными танцами или постами в твиттер в качестве своего увлечения.
#фото #фотография
Майк Джонстон — Смазывание Железного Дровосека
Альберт Смит писал: "По прогнозам, весь день будет идти дождь, и я был недоволен… Но я очень рад, что всё же вышел на улицу. Я продолжаю считать, что владельцы собак часто более здоровы, потому что у них есть обязательства, которые исключают сидячий образ жизни… вы должны выходить на улицу со своим питомцем.
Я чувствую то же самое по отношению к своей фотокамере. Много раз я поднимал свою задницу с дивана, чтобы отправиться на фотопрогулку. В жаркой и влажной Флориде трудно оправдать то, что ты пропотел насквозь сквозь рубашку через 10 минут после того, как вышел из помещения с кондиционером, но когда я возвращаюсь с хорошим снимком, которого у меня никогда бы не получилось, если бы я просто сидел дома и думал о фотографии, я очень рад, что вышел".
Отличная мысль. Я сделаю только одно маленькое добавление: когда вы отправляетесь фотографировать, особенно если вы в машине, делайте первые снимки как можно скорее. Про себя я называю это "смазывать Железного Дровосека". Я всегда чувствую какое-то нежелание или колебание, почти робость или самоуничижение, прежде чем начать снимать. Предоставленный своим естественным порывам, я буду пропускать один потенциальный кадр за другим, думая: "Нет, это не стоит того, чтобы пытаться — мне нужно найти что-то получше, чтобы растопить лёд". Ты ошибаешься, Железный Дровосек. Ты засох. Двигайся. Стряхни ржавчину. Сделай несколько снимков, даже если они никуда не годятся — как только я настроюсь на съёмку, я перестаю думать об этом и просто попадаю в поток. И чем скорее это произойдёт, тем лучше.
Я помню историю, которую рассказал Билл Джей о том, как великий чешско-французский фотограф Йозеф Куделка навещал Билла в его домике, и утром Куделка первым делом выходил на улицу со своей камерой и начинал снимать. Билл был озадачен, потому что сельская тематика не имела никакого отношения к известным работам Йозефа. Когда его спросили об этом, Куделка сказал, что ему приходится снимать по три ролика плёнки в день, просто чтобы не терять фотографическое видение на практике.
По-моему, Анри Картье-Брессон однажды сказал, что он снимал два ролика плёнки каждое утро перед завтраком по той же причине. Даже если под рукой не было многообещающего объекта для съёмки.
Когда я брал у него интервью в Нью-Йорке, Ральф Гибсон сказал, что каждый раз, выходя на улицу со своей камерой, он знает, что обязательно что-то сфотографирует. (Кстати, его фотокамерой был специальный выпуск "Leica Ральфа Гибсона". Вот как вы узнаёте, что добились успеха — это когда Leica выпускает специальную версию вашей любимой камеры и дарит её вам. Ральф носил её на плетёном красном кожаном шнурке и покинул студию, вооружившись только 90-миллиметровым объективом.)
Что касается слов Альберта о собаках, то я храню собачий корм в сарае. Каждое утро он первым делом выводит нас из дома навстречу погоде и голубому свету. Чем раньше вы выйдете на улицу, тем лучше пройдёт день.
Спасибо, Альберт.
"Выгуливал" вчера дешманский китайский объектив TTartisan 25mm F2. Чувствую себя тру дауншифтером - фотокамера с Авито за 3 рубля и объектив с Али за три с половиной. 😊
#фото #фотография
Майк Джонстон — Избегайте клише
===============================
Стремление создавать клише проистекает из желания делать снимки, похожие на фотографии всех остальных. Зачем это кому-то нужно? Лично я думаю, потому, что это избавляет нас от необходимости полагаться только на наше собственное суждение при оценке того, что мы сделали. Фотографы, гораздо больше, чем другие художники, постоянно не уверены в том, будет ли то, что они сделали, воспринято как "хорошее". Я также думаю, что фотографы любят клише, потому что на ранней стадии нашего развития это способ продемонстрировать компетентность. Вы можете сказать, что находитесь на этой стадии, если фразы "похоже, это сделал профессионал!" и "это похоже на открытку!" воспринимаются как комплименты и заставляют вас раздуваться от гордости. (Позже, конечно, такого рода комментарии становятся для фотографа оскорблениями.)
Так что же такое фотографическое клише? Как и в случае с порнографией, трудно дать определение, но вы узнаёте это, когда видите. Я полагаю, мы могли бы определить это как "обычные объекты, показанные обычным способом". То, что это позволяет каждому из нас определять "обычное" для себя, вероятно, хорошо.
Условности, конечно, меняются. В стиле, известном как "пикториализм", который в значительной степени определялся журнальными снимками Альфреда Стиглица, которому это позже наскучило, по какой-то причине, которую я никогда не понимал, было принято включать большой стеклянный шар во многие снимки. (Что это было? Секрет гильдии? Масонский талисман? Эзотерическая символика? Это поражает меня.) В годы правления Эйзенхауэра было принято, чтобы фотографии были энергичными, жизнерадостными, устремлёнными вперёд, даже героическими (что, к счастью, не мешало энергичному Эйзи, одному из великих фотографов тех дней). В последнее время на стенах арт-галереи Тони можно найти условности, где "фотографы", о которых другие фотографы никогда не слышали, выставляют фейковые, бессмысленные, плоские, нечёткие, ничего не выражающие фотографии, которые абсолютно взаимозаменяемы.
Если вы улыбаетесь этому, не будьте слишком самоуверенными. Любители ещё хуже. То, что определяет вкус любителей, которые следуют клише, — это их представление о вкусе других. Имейте в виду, это не настоящий вкус других, а просто попытки фотографа угадать и подстроиться под вкус большинства.
Будь уверен, детка
------------------
Это не лучший способ жить. Как и во многих других вещах, фотография часто связана с уверенностью в себе. Дело не столько в том, чтобы узнать, что нравится другим людям — это, в конечном счёте, глупая затея, — но в том, чтобы понять, что нравится вам. Только определив свои собственные проблемы и выработав собственный вкус, у вас будет шанс разработать органичный стиль или способ видения, который не является ни имитационным ("создан, чтобы быть похожим на что-то другое, но обычно уступает оригиналу"), ни производным.
Я думаю, именно поэтому из бунтующих и подростков-нонконформистов часто получаются лучшие студенты-фотографы. Они не хотят соответствовать чему-то внешнему. Они не работают, чтобы угодить.
Каждый из нас придерживается собственного вкуса в качестве основы для того, что хорошо или плохо, поэтому что вкус других очень разнообразен и непредсказуем. Если бы я нашёл одного человека, которому понравилась одна ваша конкретная фотография, и он бы говорил о ней снова и снова, превознося её до небес, и другого человека, который возненавидел её и объявил ничтожной, чему бы это вас научило? Если вы изучите свой собственный вкус и будете развивать уверенность в себе, вы можете быть в безопасности перед лицом любой реакции.
Когда вы знаете со спокойной, но твёрдой уверенностью, что вам действительно нравится одна из ваших фотографий, и вас нисколько не задевает, если кто-то говорит: "Какой, чёрт возьми, в этом смысл?" или "Я ненавижу это!", вы именно там, где нужно.
Дерзайте. Осмельтесь быть другим; будьте самим собой. Избегайте клише.
ИЗ КОММЕНТАРИЕВ
Роджер Брэдбери: Типичные темы для первого фотоклуба, в который я вступил более 40 лет назад: 1) Ветряные мельницы. 2) Закаты. 3) Лебеди. 4) Любая комбинация из вышеперечисленного. Поэтому, когда я принёс почти абстрактную фотографию верхнего угла моей спальни с двумя стенами разного цвета, верхней частью цветной двери и рамы и белым треугольником потолка, надо мной смеялись. С этого момента я разочаровался в клубе. По крайней мере, я попробовал что-то другое. Но я помню это. Не то чтобы я всё ещё держал обиду на них или что-то в этом роде…:-)
***
Кеннет Танака: Обратите внимание на то, что вы помещаете в кадр и куда вы это помещаете. Всё в кадре имеет значение. Забудьте о слове "симпатичный". Передаёт ли снимок то, что вы хотите сказать или изобразить? Сохраняет ли он то, что вы захотите вспомнить, скажем, через годы? Это основная цель использования камеры для большинства из нас.
***
Питер Клейн: Практически всё уже было сфотографировано очень многими способами. Что бы мы ни делали, мы найдём тысячи фотографий, похожих на ту, которую только что сделали. Это напоминает мне о том, что однажды сказал композитор 20-го века (Уильям Шуман, я полагаю), чтобы оправдать атональную музыку — что-то вроде того, что "все хорошие мелодии уже написаны". Мы все наследники гипер-ускоренной культуры, где после того, как изобразительный приём был использован несколько раз, он становится клише. Я думаю, что лучшее решение — фотографировать то, что вас интересует и волнует, способами, которые вас интересуют и волнуют. И если то, что вас больше всего волнует — это выглядеть крутым и авангардным, возможно, вы упускаете суть.
***
Дарлин: Всё зависит от того, для какой аудитории вы снимаете. Как коммерческий фотограф, я обнаружил, что широкая публика хочет шаблонных вещей, и если вы не дадите их, то рискуете остаться без денег. Если вы снимаете для своего собственного представления об изобразительном искусстве, дерзайте. Скольких рок-звезд вы знаете? Вероятно, столько же арт-фотографов разбогатели, не снимая клише.
#фото #фотография
Когда-то, вроде бы в конце прошлого года, в поисках источника фото-философии "Одна камера, один объектив", я наткнулся на сайт "The Online Photographer" (https://theonlinephotographer.typepad.com)
Оказалось, что там довольно много интересного (по крайней мере, мне).
С тех пор у меня накопилось около 20-ти переведённых материалов о разных аспектах фотографии, в-основном, любительской.
И вот я решил: чего им пропадать только в моём личном оутлайнере, буду понемногу публиковать тут. Начну прямо со следующего поста.
Этот пост я делаю "широковещательным", кому интересно -- подписывайтесь, потому что следующие не буду кидать через бота RF, чтобы не засорять ленту, там и без этого много всякой ерунды. :)
О современной фотографии - снимки из последнего, октябрьского Vogue (Australia), так сказать, от законодателя моды в фотографии.
#фотография #фото
Ободряющие слова от фотографа (Mike Johnston):
Однажды я написал эссе, вызвавшее большой резонанс, в котором сказал: "Честно говоря, большинство моих снимков — отстой. Спасительная прелесть этого признания в том, что большинство ваших фотографий тоже отстой. Как я вообще могу знать такие вещи? Потому что большинство фотографий у всех отстойные, вот как. Я видел контактные листы Картье-Брессона, и большинство его фотографий — отстой. Один из моих учителей сказал, что для него стало прозрением, когда он взял урок у Гарри Виногранда и узнал, что большинство кадров Виногранда — отстой. Так оно и есть."
#фото #photo
Изменчивое — нереально!